Fragment lekcji solfeżu: wybór harmonii. Harmonia na lekcjach solfeżu w szkole muzycznej. Osada Telma, rejon Usolski, obwód irkucki

Natalia Wiaczesławowna Pyłajewa, nauczycielka historii i teorii muzyki, Dziecięca Szkoła Artystyczna w Rylsku.

Otwarta lekcja solfeżu na temat: Konsolidacja akordów z dźwięku i tonacji z uczniami

Katedra fortepianu klasy IV.

Temat: „Przygotowanie do egzaminu końcowego. Konsolidacja

przerobiony materiał – akordy z dźwięku i tonacji.”

Cel lekcji: podsumowanie wiedzy uczniów na temat „Akordów” za pomocą

wszelkiego rodzaju ćwiczenia (wokalno – intonacyjne, rytmiczne, słuchowe, twórcze).

Zadania:

1) Edukacyjne: konsolidacja szerokiego tematu „Akordy z dźwięku

i w kluczu” poprzez różnego rodzaju ćwiczenia.

2) Edukacyjne: przygotowanie uczniów do bardziej aktywnego,

świadome pisanie praca testowa później

lekcja.

3) Rozwojowy: rozwój logicznego myślenia i umiejętności

poruszać się po materiale objętym ćwiczeniami

orientacja testowo-logiczna.

Postęp lekcji:

I) Moment organizacyjny.

II) Śpiewanie. Używany jako śpiew

materiał skonstruowany jako praca domowa, plus

strojenie progów.

Pracuj w tonacji E-dur:

a) trzy rodzaje skal;

b) zaśpiewanie sekwencji kroków:

I-III-V-IV-VI-V-IV-II-III-I;

I-VI-V-VI-II -III-II -V-IV-VII-I

c) śpiewanie T3/5, S3/5, D3/5 z apelacjami.

Pierwszy uczeń zaczyna śpiewać T3/5, wszyscy śpiewają pozostałe akordy

jeden po drugim. Trwają prace nad wnętrzem

słuch, koncentrację i intonację.

III) Temat: „Wyszukiwanie akordów na podstawie dźwięku i tonalności”

1) Naprawianie akordów z dźwięku.

a) ankieta teoretyczna z wykorzystaniem testów – kart:

B3/5 składa się z: b3+b3;

b3+m3;

m3+b3.

Połącz cięciwy zgodnie z ich składem: Ув3/5 m3+ m3

B6/4 h4+ m3

M6 b3+ b3

B3/5 b3+h4

Um3/5 h4+ b3

M6/4 b3+m3

D7 zbudowany jest na: 2 etapach;

7 kroków;

5 kroków;

4 kroki.

b) Ćwiczenie na podstawie ćw. z zeszytu ćwiczeń Kalininy, 4

zajęcia, strona 20,9.

Umieść niezbędne ostre i bemole w „pustych” akordach:

Opcja 1:

Opcja 2:

Opcja 3:

Z każdej opcji do tablicy podchodzi jeden uczeń i decyduje reszta

może pomóc, jeśli ma wątpliwości. Następnie wszyscy uczniowie śpiewają swoje

opcje.

c) Skonstruuj wymienione akordy ze wskazanych dźwięków w górę i w dół:

Każdy uczeń podchodzi do tablicy i komentuje formację, wskazując

kompozycja akordów.

d) zbuduj łańcuch akordów z określonego dźwięku, biorąc pod uwagę dane

kierunku i przyjmując ostatni dźwięk poprzedniego akordu jako

pierwszy następny. Zadanie jest na tablicy, uczniowie wychodzą po kolei

sam.

Zaśpiewajcie wspólnie skonstruowane zadanie.

2) Wzmocnienie tematu „Akordy w tonacji”.

a) Kalinina, klasa 4, s. 23, ćwiczenie 6

Wpisz w melodiach dźwięki tworzące wskazane akordy:

Klaszcz rytmiczne wzory wszystkich melodii.

b) Skonstruuj sekwencję akordów w E-dur:

Naucz się sekwencji w trzech głosach.

IV) Dyktanda dźwiękowe w formie pisemnej (interwały, akordy, skale):

a) 1) h5;

2) moll melodyczny;

3) B6/4;

4) kierunek naturalny;

5)m7;

6) UV3/5.

b) sekwencje akordów (gra w E-dur. Od razu

nagraj bas, podpisz akordy z sekundy.

1. T6-S3/5-T6/4-S6-D7-T3/5-S6/4-T3/5

2. T3/5-D6-T3/5-T6-S3/5-S6-K6/4-D3/5-D7-T3/5

V) Czytanie wzrokowe. G. Friedkin „Czytanie a vista w klasie”

solfeż",250, s. 49.

Podaj analizę planu tonalnego, rozmiaru, frazowania;

Określ dźwięki, na których akordach opiera się melodia;

Klaszcz rytmiczny wzór z nazwą nut;

Zaśpiewaj numer z dyrygowaniem,

Wybierz akompaniament

Transponuj na d-moll, śpiewaj z dyrygenturą.

VI) Dyktando ustne z analizą. E-dur. J. Metallidi, A. Pertsovskaya

„Dyktanda”185, s. 33(t.1-4).

1. Analiza, określenie, jakie dźwięki i akordy są używane w dyktandzie.

2. Śpiewanie dyktando z nutami.

3. Uzupełnij dyktando, zdanie drugie pisemnie.

VII) Praca domowa.

1. Skomponuj drugą wersję zakończenia dyktanda, wybierz

akompaniament.

2. 250, s. 49 transponuj do h-moll

Lista wykorzystanej literatury:

1. Kalinina „Zeszyt ćwiczeń” 4. klasa.

2. Metallidi Zh., Pertsovskaya A. „Dyktanda muzyczne”, Leningrad, „Muzyka”, 1982.

3. Fridkin.G. „Czytanie a vista na lekcjach solfeżu”.

Gusiewa A.V.

Nowe o starym:

harmonia na lekcjach solfeżu w szkoła muzyczna

- Zagraj dominujący akord septymowy z dźwięku G.

Uczeń grał.

- Do jakiego klucza należy?

- A więc to z dźwięku!

Z podsłuchanego dialogu nauczyciela z uczniem

Od wielu dziesięcioleci w naszym kraju zachowała się tradycja - od pierwszej do siódmej klasy podstawy są studiowane na lekcjach solfeżu muzyka klasyczna. Na kolejnym etapie nauki muzyki – w szkole – dzieje się niemal to samo. Ale czy można powiedzieć, że jedenaście (!) lat komunikacji z akademicką dyscypliną solfeżu przyniosło pozytywne rezultaty, a mianowicie studenci śpiewają w sposób czysty wyuczone liczby, śpiewają z wzroku, słyszą wszystkie elementy klasyczne studiowane w tym okresie, piszą jedno -dyktanda głosowe i dwugłosowe (na razie zostawiamy to bez krytyczna ocena ustalone formy pracy w solfeżu, a ponadto ostateczne cele tego dyscyplina akademicka)? Niestety, musimy stwierdzić coś przeciwnego: im bardziej pogarsza się platforma teoretyczna przedmiotu mającego na celu kształcenie i rozwój, ucho do muzyki, zwłaszcza w szkoła podstawowa szkole muzycznej, tym skromniejsze wyniki egzaminu maturalnego w tym przypadku. Pytanie związane z postawa emocjonalna do solfeżu, wraz z kształtowaniem szczerego zainteresowania muzyką przez godziny spędzone na lekcjach solfeżu, lepiej pominąć.

Ale to już XX I wiek! A od epoki klasycznej dzieli nas, można powiedzieć, okres trzech wieków. Czy to prawda, że ​​w tym czasie nie rozwinęła się metodologia niezbędna do szybkiego i pomyślnego opracowania podstaw systemu klasycznego? Jak najszybciej, bo potrzebujemy jeszcze czasu na zapoznanie się (przynajmniej trochę) z niektórymi elementami przemówienie muzyczne, charakterystyczne dla poprzedniego stulecia - XX wieku!

W odpowiedzi można usłyszeć sprzeciwy nauczycieli: „Jakie są innowacje XX wieku? Powinniśmy opanować podstawy klasyki.” Ale dzieci, które specjalizują się w graniu czegoś z muzyki XX wieku, na przykład sztuki Bartoka, Prokofiewa, Słonimskiego, Metallidiego. Oznacza to, że przynajmniej niektóre innowacje poprzedniego stulecia powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w solfeżu, jeśli weźmiemy pod uwagę, że pianiści i smyczkowie nie mają na uniwersytecie przedmiotu zwanego solfegiem, a wchodząc do konserwatorium wykazują się znajomością wyłącznie elementów klasycznych. , to warto zauważyć, że słuch pracuje nad opanowaniem cech język muzyczny XX wiek program obecnie nie przewidywane.

Nawiasem mówiąc, współczesny student nie tylko gra coś z Bartoka, Siegmeistera, Prokofiewa i kogoś innego naszych czasów podczas lekcji swojej specjalności, ale także dzwoni telefon komórkowy, aktywnie gra od szóstego roku życia gry komputerowe na wakacjach wyjeżdża do Egiptu, Finlandii lub Szwajcarii. A w zeszytach muzycznych do solfeżu absolwenta szkoły muzycznej można znaleźć następujące zadania: zbudować dominujący akord septymowy z dźwięku B na płasko, rozwiązać tryton wszelkimi dostępnymi środkami, określić toniką słuchową, akordami dominującymi, a czasem subdominującymi, które są w doskonałej izolacji, tj. przynależących do różnych tonacji i oczywiście bez odniesienia do jakiegokolwiek tekstu muzycznego. Prawdziwe oburzenie ze strony nauczyciela może wywołać na przykład nieznajomość przez ucznia kluczowych znaków fis-moll. Jednocześnie standardowe warunki przyjęcia do szkoły muzycznej na solfeggio, pomimo licznych testów wchodzących w skład tego egzaminu, nie obejmują ani jednego zadania, które ujawniałoby wrażliwość muzyczną kandydata, a także jego praktyczne umiejętności w dziedzinie muzyki .

Stan krytyczny współczesności edukacja muzyczna Do ostatnie lata Staje się coraz częściej tematem dyskusji naukowych i konferencji naukowo-metodologicznych. Palące problemy edukacji muzycznej zostały w pewnym stopniu skupione w zbiorze artykułów, których tytuł jest bardzo symptomatyczny: „Jak uczyć solfeżu w XX wieku”. I stulecia”, wydanej w 2006 r. Redaktor-kompilator tego zbioru, M. Karaseva, zauważa, że ​​„kwestia przeżywalność muzyczne dyscypliny teoretyczne (w tym solfeggio) na dowolnym poziomie edukacja narodowa jest dziś bardziej dotkliwy niż kiedykolwiek.” E. Derunets wskazuje na przyczynę kryzysowego stanu rzeczy w procesie edukacyjnym: „Oddzielenie teoretycznych dyscyplin muzycznych od bezpośrednich potrzeb praktyki wykonawczej powoduje, że wiedza zdobywana przez uczniów okazuje się krucha, a znaczna jego część szybko znika z pamięci”. E. Lerner dochodzi do wniosku o konieczności zastosowania radykalnych środków: „projekt nowy program z przedmiotów teoretycznych można rozwijać tylko pod jednym warunkiem – rewizją koncepcji całego systemu edukacji muzycznej.”

Koncentrując się na budowaniu fundamentów myślenie muzyczne w zgodzie z tematyką solfeggio V. Sereda praktycznie wskazuje kierunek, w którym należy szukać sposobów „rewizji koncepcji” tej dyscypliny akademickiej. Autor artykułu swoją metodykę nauczania solfeżu buduje w oparciu o integralność i systematyczność języka muzycznego. Wybrane stanowisko metodologiczne determinuje ostro negatywny stosunek V. Seredy do powszechnej formy nauczania lekcji solfeżu, w której elementy języka muzycznego rozkwitają w maksymalnej izolacji od siebie: „Na lekcjach solfeżu uczniowie uczą się nie melodii, harmonii, trybu i faktury, ale dźwięki, interwały, akordy i skale, oderwane od żywego i ciągle zmieniającego się kontekstu, w którym istnieją w muzyce. fabryka<…>Ucho do muzyki objawia się nie umiejętnością rozróżniania wysokości dźwięków i rozpoznawania izolowanych harmonii różnych kolorów, ale zdolnością człowieka do postrzegania i oceniania związków semantycznych elementów muz. język. Jej podstawą jest intonacja – połączenie dźwięków, współbrzmień, głosów tkanki muzycznej, a także dowolne jej jednostki tymczasowe – rytmy, motywy i frazy”.

Szukam nowych wytyczne metodologiczne, zgodnie z naszymi czasami, warto najpierw zastanowić się, dlaczego tak naprawdę tematyka solfeżu znalazła się w rubryce dyscyplin teoretycznych. Jakoś w prywatnej rozmowie dyrygent chóru W. Czernuszenko był tym oburzony: „Jak solfeż można nazwać przedmiotem teoretycznym, to jest najbardziej praktyczna dyscyplina!” Warto do tego dodać, że takie przedmioty jak harmonia, polifonia, analiza należy uznać za dyscypliny mające charakter najbardziej aplikacyjny. Jednak historia muzyki jest teorią, której treścią jest zrozumienie logiki zajęć wydarzenia historyczne. W tym świetle dobrze byłoby, aby każdy nauczyciel prowadzący taką czy inną dyscyplinę „teoretyczną” odpowiedział na pytanie, jaki zestaw umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania lub słuchania muzyki posiada jego uczeń po ukończeniu studiów w tej dyscyplinie. Jednocześnie trzeba pamiętać, że za praktyczną umiejętność związaną z dziedziną muzyki można uznać jedynie tę, która inspirowana jest żywym zainteresowaniem osoby ją wykazującej. Czy można rozważać tzw. „śpiew wzrokowy” lub po prostu śpiewanie wyuczonej melodii w oparciu o nabyte umiejętności praktyczne, jeśli jest ona zawsze (!) odtwarzana we wszystkich grupach solfeżu tym samym monotonnym głosem, jednakowo w pewnym średnim tempie? , niezwiązany z daną melodią, z błędami w odczycie intonacji, gdyż jego charakterystyka gatunkowa pozostaje nieujawniona ze względu na błędne zrozumienie systemu metrycznego i wreszcie nigdy nie pełniąca roli analogii do śpiewania melodii na konkretnym instrumencie, a ponadto nie uosabia śpiewu jako takiego, jako rodzaju aktywności muzycznej?

A co z muzyką, która właśnie została skomponowana (około 50–100 lat temu!)? Czy kiedykolwiek trafi do programu solfeżu w szkole muzycznej, czy też uczeń będzie skazany przez długi czas na naukę wyłącznie technik tonacji klasycznej, nawiasem mówiąc, jest jeszcze wiele wspaniałych? zjawiska artystyczne w okresie przedklasycznym, w innym kultury narodowe. Czy może naszym głównym zadaniem jest poszukiwanie nowych metodologicznych sposobów reanimacji solfeżu, pozostając w ramach systemu, w którym jednym tchem trzeba zagrać „sol - si - re - fa - mi - do - do - do”?

Paradoks obecnego stanu rzeczy polega na tym, że jeśli do programu solfeżu w szkole muzycznej podejdziemy z pozycji chronologicznej – najpierw klasyka, a potem… – nigdy nie dogonimy własnego cienia, gdyż nauka jakiegokolwiek styl, każda epoka nie ma granic. Co więcej, strach i niezrozumienie ewolucji języka muzycznego staje się dziś wskaźnikiem niezrozumienia samego systemu klasycznego. Główne zmiany w muzyce XX wieku, na przykład odmienna interakcja melodii z harmonią, organizacja tonalności, wymagają innego podejścia do systemu klasycznego: jakie są teoretyczne zasady określania tonacji na podstawie ostatniego dźwięku, czy określenie tonacji przez kluczowe znaki wreszcie definicja toniki w postaci tylko pierwszego stopnia skali. Wszystko to jest anachronizmem porównywalnym z definicją starego Hottabycha dotyczącą położenia Ziemi, która opiera się na trzech wielorybach.

Nowa metoda nauczania solfeżu w szkole muzycznej, nawet w etap początkowy szkolenie musi być budowane z uwzględnieniem głębokiego zrozumienia najważniejszych dla każdego systemu tworzącego system okres historyczny, które mają swoje korzenie w różnych zasadach współdziałania harmonii i melodii, szerzej, w różnych relacjach pionu i poziomu. System klasyczny to tonacja dur-moll, której istota polega na jej harmonicznym istnieniu. Z harmonii rodzi się wszystko: melodia, rytm, metryka, faktura, składnia, palcowanie, dynamika, instrumentacja. I odwrotnie: systemy przedklasyczne i poklasyczne ustanawiają różne relacje podporządkowania: harmonia zostaje podporządkowana horyzontowi, harmonia staje się nieprzewidywalna. Prawie wszystkie elementy języka muzycznego mają swobodę stosowania. Jednocześnie integralność organizacji muzycznej osiąga się innymi warunkami: w każdym indywidualnym przypadku należy szukać tego, co łączy elementy języka muzycznego w artystyczną całość. I tu powstaje morze różnorodnych sytuacji – od ostinata rytmicznego i harmonicznego po podobieństwo intonacyjne oparte na imitacjach, wariacjach, powtórzeniach itp.

Jeśli uczniowie szkoły muzycznej zostaną poproszeni o napisanie pod dyktando melodii zrodzonej z funkcjonalności harmonicznej dur-moll, to dlaczego nie przedstawić uczniom tej melodii wraz z jej nieodłączną funkcjonalnością harmoniczną? Można postąpić odwrotnie: najpierw wprowadzić uczniów w siatkę harmoniczną danej melodii, a następnie w samą melodię, doświadczając jednocześnie radości ze spotkania z kolejną wariacją na temat „toniczno – dominujący”. Zgodnie z harmoniczną podstawą melodii można (i trzeba!) zaproponować skomponowanie dwugłosowego pedału harmonicznego dla odpowiedniej kompozycji wokalnej lub wypisanie trójgłosu harmonicznego (tradycyjne trzy głosy, ale bez basu, które nauczyciele znają z kursu harmonii klasycznej) także do późniejszej punktacji wokalnej. Nie same akordy, w abstrakcyjnej sekwencji, ale akordy, które ucieleśniają istotę klasycznego systemu tonalnego.

Ścisła praca nad melodią i harmonią może ostatecznie doprowadzić do tego formę artystyczną, w tym śpiew solowy ze słowami oryginalnej melodii (lub grą na instrumencie, jeśli ma ona charakter instrumentalny), akompaniamentem harmonicznym, mającym formę czterodźwiękowych akordów w prostej wersji rytmicznej i fakturowej ( lewa ręka bas gra, a prawy trzy pozostałe dźwięki), wokalny dwu- lub trzygłosowy pedał będący kontrapunktem dla melodii, skomponowanej w oparciu o tę samą harmonię. Następnie, być może, w umyśle ucznia w końcu zrodzi się pomysł, że w melodii nie ma akordu (pamiętajcie wyrażenia „melodia porusza się wzdłuż dźwięków dominującego akordu septymowego” lub „melodia zawiera toniczny akord ćwierćpłciowy” itp.), ale jest tam melodia, która wyrosła na podstawie tego czy innego akordu, a zatem o zmniejszoną kwintę VII stopnie i do małej siódmej i dalej V kroki, którym towarzyszy dominujący akord septymowy. Być może wtedy uczniowi zrodzi się w głowie, że toniką w systemie klasycznym nie jest pojedynczy pierwszy stopień, lecz akord, który zawiera I, III, V etapy w dowolnej kombinacji, w dowolnym rejestrze, z dowolną ilością powielanych etapów. A interwały nie istnieją same w sobie, ale są nośnikami funkcji modalnej tego czy innego klasycznego akordu. Wtedy wreszcie możliwe będzie rozwinięcie ucha do muzyki opartej na prognoza intonacji harmonicznej, to znaczy znaleźć granice zasięgu jednej harmonii w określonej melodii i zareagować na rozwój melodii (lub dowolnego liniowego elementu tekstury) jako przejście od jednej intonacja harmoniczna do następnego. Być może wtedy wreszcie rozwinie się interdyscyplinarne połączenie solfeżu ze specjalnością, w której umiejętności nabyte w solfeżu intonacja harmoniczna przyczyni się do wykształcenia kompetentnego muzyka.

Jeśli nauczymy się formułować metodykę nauczania solfeżu opartą na systematyczności, wówczas będziemy w stanie umiejętnie przeciwstawić klasyczny system dur-moll z przedklasycznym i muzyka współczesna, gdzie panuje sytuacja odwrotna - dowolność harmonicznego wyboru dowolnej melodii. Tutaj możesz wykazać się kreatywnością! Istnieją już korzyści dla lekcje muzyki V przedszkole, w którym proponuje się zabawę według różnych rysunków (rysunki te są bezpośrednim odzwierciedleniem modelu współczesnych partytur, np. Cage'a). Jeden z najpotężniejszych źródeł wygodne formy opanowaniem wzorców muzyki współczesnej jest identyczność skali melodii i harmonii, gdzie układ akordów rodzi się jako skuteczny element melodii, niepowiązany ani liczbą tonów, ani obowiązkową strukturą tertianową. Wyobraź sobie przez chwilę, jak wspaniałą symfonię można skomponować do tekstu „Ding-dong, ding-dong, koci dom się pali…”, którego melodia zawiera dowolną sekwencję dwóch sąsiadujących ze sobą czarnych klawiszy i jest odtwarzana na fortepianie jednocześnie z melodią we wszystkich siedmiu rejestrach ta sekunda jest harmonijna, czyli akord! Akompaniament może być realizowany w formie bicia dzwonu – z naprzemiennymi wysokimi i niskimi rejestrami.

Metodycznie wygodnie jest przeprowadzić dalszą „inwazję” na obszar muzyki współczesnej wg następujące wskazówki. Jedna z nich polega na porównaniu chowańca i modyfikacji tego chowańca. Możemy zaproponować porównania akordów tertianowych i akordów z tonem zastępczym, akordów diatonicznych i tych samych, ale zmienionych, zróżnicowania skal w melodiach o podobnym ruchu itp. Innym kierunkiem jest jednoczesna korelacja tego, co znane i nieznane (znajomy zwrot melodyczny , ale nieznane harmoniczne „ubrania” lub odwrotnie), co pozwala zwrócić uwagę w najbardziej aktywnej formie zarówno na biegun znajomy i do bieguna nieznajomy.

Uważa się, że kryzys gospodarczy, jaki przeżywa obecnie wiele krajów świata, wymaga wzmożenia poszukiwań nowa forma dobrobyt społeczeństwa. Najwyraźniej podobne procesy zachodzą w edukacji muzycznej, a kompetentna ocena starych metod pracy pomoże określić chęć znalezienia nowych metod, które są niezbędne naszym dzieciom do pomyślnej egzystencji duchowej.

W grudniu 2008 roku odbyła się VII, już tradycyjna, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Nowoczesna edukacja muzyczna”, zorganizowana przez dwie wiodące uczelnie w Petersburgu – Państwo Rosyjskie uniwersytet pedagogiczny ich. A. I. Herzen i Państwowe Konserwatorium w Petersburgu im. N. A. Rimski-Korsakow. Trafnie opisuje obecny stan rzeczy M. Karaseva, określając solfeż w szkole jako etap „przedharmoniczny”, a na uniwersytecie jako „przedharmoniczny” ( M. Karaseva. Rosyjskie solfeggio epoki ponowoczesnej, czyli postmodernizm w zwierciadle metodologii / SATOR TENET OPERA ROTAS. Jurij Nikołajewicz Chołopow i jego szkoła naukowa. M., 2003. S. 334.

Ale w podręcznikach do solfeżu można najpierw znaleźć samodzielny akapit poświęcony ruchowi wzdłuż dźwięków dominujących akordów septymowych, a później, gdzieś po dwóch lub trzech akapitach, rozważana jest sytuacja związana z reprodukcją septymy małej na stopniu V.

Autor tego artykułu rozważał już wcześniej możliwe sposoby włączenia innowacji w muzyce XX wieku do kursu solfeżu na początkowym etapie szkolenia: Gusiewa A. V. Poszukiwanie nowych ścieżek: początek twórczości / Problemy metodologiczne współczesnej edukacji muzycznej. Materiały z międzyuczelnianego seminarium naukowo-praktycznego w dniu 21 marca 2008 r. RGPU nazwany na cześć. A. I. Herzen. Petersburg, 2008. s. 67 - 79.

Rozumiem nawet, dlaczego ludzie piszą muzykę, zupełnie nie interesując się nutami. Jest wielu takich aranżerów. To wszechobecny problem, na każdym portalu muzycznym zdarzają się ludzie, którzy piszą notatki na chybił trafił... nie mam pojęcia akordy, harmonia i notacja muzyczna . Mówią: „Nieee, nuty nie są dla mnie”. Cały problem polega na tym, że harmonia jest bardzo dobra. złożona nauka. Wiele dzieci kończy szkołę muzyczną bez jasnego zrozumienia harmonii. Grube tutoriale też nie uratują sytuacji - bo... odstraszają Cię swoimi SMS-ami, wszystko wydaje się bardzo skomplikowane.
Ale w rzeczywistości wszystko jest znacznie prostsze! Możesz zapoznać się z harmonią muzyczną i nauczyć się dodawać akordy, czytając jedną z moich lekcji. Wystarczy przeczytać tę lekcję, aby pisać muzykę na poziomie światowych hitów! W końcu, jeśli spojrzeć na listę hitów, istnieją kompozycje składające się z 3-4 akordów. Nic skomplikowanego.

Notacja muzyczna- nauka ucząca notacji muzycznej. Ale wierzę, jeśli napiszesz elektroniczna muzyka komputerowa, potem pięciolinia, partytury, klucz wiolinowy,... - to wszystko nie jest potrzebne... FL Studio nie używa pięciolinii i notacji muzycznej w jej klasycznej formie, tam wszystko jest znacznie prostsze!
Na tej lekcji napiszę jak osiągnąć harmonię w muzyce, będę pisać prostymi, zrozumiałymi słowami, np. z wyraźnymi obrazkami - to będzie nasz zapis muzyczny :)

Cel lekcji: Pokaż udane kombinacje akordów. Harmonia muzyczna jest prosta!

Teraz nauczymy się harmonii dla 3 kroki :)

Krok 1. Pierwszą rzeczą, z którą musisz się zapoznać, są pojęcia Minora i Majora. Te. musimy tylko zrozumieć, w jaki sposób są one wyznaczane.
A- To jest akord A-dur.
Jestem- To jest akord a-moll.
B- to jest B-dur.
Bm- to jest h-moll.
C— C-dur
Cm— C-moll
W Fruity Loops będą wyglądać tak (patrz zdjęcie poniżej)

Jeśli zauważyłeś, drobny nuta środkowa jest nieco niższa niż główny- i to jest jedyna różnica.

Również dla ciekawskich podam oznaczenie tej ikony: # - to jest ostry (ta sama nuta, tylko o pół tonu wyższy).
Ale zrobimy to teraz uczyć się harmonii oparty na tonacji a-moll, co oznacza, że ​​nie będziemy dotykać czarnych klawiszy (i żadnych krzyżyków) (poza nielicznymi wyjątkami, o czym później).

Krok 2.
Tonacja a-moll używa tylko białych klawiszy firmy Piano-roll, więc spójrz na nasze pierwsze zdjęcie (rysunek 1), to znaczy
akord
A(Kierunek) nie jest dla nas odpowiedni - używa czarnego klawisza C#.
Akord Jestem(A-moll) używa tylko białych klawiszy A, C, E - więc pasuje.
Akordy B I Bm W ogóle nie pasują, bo mają trzecią nutę F# (czarną).
Akord Z(C-dur) - pasuje, wszystko widać na zdjęciu.

Aby nie cierpieć przez długi czas, mogę od razu powiedzieć, oto akordy, których będziemy używać:
Am, C, Dm, Em, E, F, G.
Tylko 7 akordów!!! :) Boże jakie to proste!!!

Jeśli jesteś początkujący, używaj tylko 6 akordów: Am, C, Dm, Em, F, G (to wystarczy, aby napisać Hit na białych klawiszach! :))

Wszystkie te akordy używają wyłącznie białych klawiszy w fortepianie, ale jest wyjątek…
To jest akord mi (E-dur) - składa się z nut E, G, Si. (w fortepianie są to nuty: E G# B), ale nigdy nie używa nuty G (biała tonacja).
Dlaczego?
Sekret zapewne leży gdzieś na wschodzie... Bo to właśnie w muzyce Wschodu, muzyce arabskiej, muzyce indyjskiej tonacja różni się nieco od zachodnioeuropejskiej o jedną nutę. Spróbuj zagrać akord E-dur na klawiaturze, oto nuty: Mi, Fa, G-sharp, A, Si. Zobacz zdjęcie poniżej.

Na 100% poczujesz jakiś orientalny motyw!

Lekcja nauczania harmonii online – cała esencja na jednej stronie

I ostatni Trzeci krok.
Zaraz napiszę udane kombinacje akordy wszystko zostało już dawno wynalezione i nie ma potrzeby wymyślać koła na nowo.
Nagraj sobie te udane sekwencje akordów i wykorzystaj je do napisania kompetentnej muzyki.

Am-Dm-Em-Am
Am-F-Dm-Em
Am-C-Dm-G
Am-Dm-C-G
Am-F-G-Am
Am-G-F-Em
Am-F-C-G

Am-Am-Dm-E
Am-F-Dm-E
Am-Am-F-E
Am-G-F-E
Am-F-C-E

Tworzymy nasz utwór od podstaw.
Ale w muzyce klubowej wszystko jest znacznie bardziej prymitywne, jest muzyka z 2 akordami i popularne są następujące kombinacje:

Am-Am-Am-G
Am-Am-Am-E
Am-Am-Em-Em

I to daleko nie wszystkie dobre progresje akordów. Napisałem te, które moim zdaniem są najbardziej udane.
Później możesz dodać do tej listy swoje ulubione kombinacje akordów. Ale nawet te wystarczą napisz sto muzycznych superhitów)

Teraz skonsolidujmy materiał pokryty wyraźnym przykładem na zdjęciach. Na przykład ja Tworzę harmonię na akordach Am-Dm-Em-Am (patrz zdjęcie).

Wszystko jest zrobione dobrze
akord Jestem- notatka dolna A5
akord Dm- nuta dolna D5
akord Em- nuta dolna E5

Ale nie jest konieczne tak gładkie układanie akordów.
Jeśli nie chcesz, aby tak ostre skoki w górę i w dół były harmonijne, możesz sprawić, że przejścia będą płynniejsze. Aby to zrobić, przesuniemy kilka nut o oktawę w górę (patrz obrazek poniżej).

W drugim akordzie Dm przesunęliśmy się o 2 nuty w górę (oktawę). Z tego, że przenieśliśmy nutę D5 do D6, a nutę F5 do F6 - akord się nie zmienił, jest to nadal akord Dm (d-moll).
Te. Ważne jest, aby zrozumieć, że kombinacja nut Re-Fa-La jest akordem d-moll, ale kombinacja nut Fa-La-Re lub La-Re-F jest również akordem d-moll i również brzmi dobrze i harmonijnie!

Pobierz ten utwór FL i posłuchaj, jak brzmią te akordy. I zobacz jak są zbudowane.

Ta lekcja odkrywa podstawy harmonii muzycznej i tylko na jednej stronie. Dodaj tę stronę do zakładek, może ci się przydać, jeśli o czymś zapomnisz.
Pisz komentarze, a także możesz udostępniać linki do swoich utworów utworzonych za pomocą tę lekcję...a my wysłuchamy, ocenimy i doradzimy.

Kompozycja muzyczna składa się z kilku elementów - rytmu, melodii, harmonii.

Co więcej, jeśli rytm i melodia stanowią jedną całość, to harmonia jest tym, co zdobi każdy utwór muzyczny, rzeczy, które składają się na akompaniament, o którym marzysz, grając na pianinie lub gitarze.

Harmonia muzyczna to zbiór akordów, bez których żaden utwór ani utwór nie będzie kompletny, w pełni brzmiący.

Odpowiednio dobrana harmonia pieści ucho, uszlachetnia brzmienie, pozwalając w pełni cieszyć się wspaniałymi dźwiękami fortepianu, gitary czy zespołu instrumentalnego. Melodię można śpiewać, harmonię można tylko grać. (Nawiasem mówiąc, można też śpiewać harmonijnie, ale nie dla jednej osoby, ale co najmniej trzech, pod warunkiem, że potrafią śpiewać - do tego trenują artyści chórów i zespołów wokalnych).

Spektakl lub piosenka bez harmonii jest jak bezbarwny obrazek w książkach dla dzieci – jest narysowany, ale nie ma w nim koloru, odcieni, jasności. Dlatego skrzypkowie, wiolonczeliści, domryści i bałałajkowie grają z akompaniatorem – w przeciwieństwie do tych instrumentów, na fortepianie można zagrać akord. Cóż, albo zagraj w domrę lub flet w zespole lub orkiestrze, gdzie akordy powstają ze względu na liczbę instrumentów.

W szkoły muzyczne W szkołach wyższych i konserwatoriach istnieje specjalna dyscyplina - harmonia, podczas której studenci studiują wszystkie akordy istniejące w teorii muzyki, uczą się stosować je w praktyce, a nawet rozwiązywać problemy dotyczące harmonii.

Nie będę zagłębiać się w gąszcz teorii, ale opowiem o najpopularniejszych akordach stosowanych we współczesnych kompozycjach. Często są takie same. Istnieje pewien blok akordów, który wędruje z jednego utworu do drugiego. W związku z tym na jednym takim bloku można wykonać wiele utworów muzycznych.

Na początek określamy tonikę (główną nutę w kompozycji muzycznej) i pamiętamy wraz z toniką subdominantę i dominację. Wykonujemy krok skali i budujemy z niego triadę (po jednej nucie na raz). Bardzo często wystarczą do zagrania prostego utworu. Ale nie zawsze. Tak więc oprócz triad głównych kroków stosuje się triady trzeciego, drugiego i szóstego stopnia. Rzadziej – 7. Wyjaśnię to na przykładzie w tonacji C-dur.

Przykłady progresji akordów

Ułożyłem akordy w kolejności malejącej według ich popularności:

C-dur

  • C-dur, F-dur, G-dur (to główne triady trybu);
  • Li-moll (to nic innego jak triada 6. stopnia);
  • E-dur, rzadziej - e-moll (triady III stopnia);
  • d-moll (II stopień);
  • si – zmniejszona triada VII stopnia.

A to kolejna opcja wykorzystania triady 6 stopnia w kompozycjach muzycznych:

Ale faktem jest, że te harmonie muzyczne są charakterystyczne tylko wtedy, gdy jako tonikę przyjmiemy nutę DO. Jeśli nagle tonacja C-dur stanie się dla Ciebie niewygodna lub utwór zabrzmi, powiedzmy, w D-dur, po prostu przesuwamy cały blok i uzyskujemy kolejne akordy.

D-dur

  • D-dur, G-dur, A-dur (stopnie I, IV, V - triady główne)
  • h-moll (triada VI stopnia)
  • F#-dur (triada III stopnia)
  • E-moll (II stopień)
  • do # zredukowanego 7. etapu.

Dla Waszej wygody pokażę blok w tonacji molowej, popularne są tam nieco inne stopnie i nie można już powiedzieć, że akordy III i II stopnia są rzadko używane. Nie takie rzadkie.

Nieletni

Standardowy zestaw akordów a-moll wygląda tak

Cóż, oprócz standardowych - 1, 4 i 5 kroków - podstawy dowolnego klawisza, stosowane są następujące harmonie:

  • A-moll, d-moll, E-dur (główny);
  • Akord septymowy E (związany z E-dur, często używany)
  • F-dur (triada VI stopnia);
  • C-dur (triada III stopnia);
  • G-dur (triada II stopnia);
  • Akord durowy lub septymowy (dur o tej samej nazwie jest często używany jako rodzaj akordu przejściowego).

Jak znaleźć tonik

Pytanie, które dręczy wielu. I jak określić tonikę, czyli główną tonację, od której musisz zacząć szukając akordów. Pozwól, że wyjaśnię - musisz zaśpiewać lub zagrać melodię. Nuta, na której się kończy, to tonik. I tryb (główny lub molowy) określamy tylko na ucho. Trzeba jednak powiedzieć, że w muzyce często zdarza się, że piosenka zaczyna się w jednej tonacji, a kończy w drugiej, a określenie toniki może być niezwykle trudne.

Pomoże tu tylko słuch, intuicja muzyczna i znajomość teorii. Często dokończenie niektórych tekst poetycki zbiega się z ukończeniem tekstu muzycznego. Tonik jest zawsze czymś stabilnym, potwierdzającym, niewzruszonym. Po ustaleniu toniki można już dobierać harmonie muzyczne na podstawie podanych wzorów.

Cóż, ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Przypływ twórczych inspiracji kompozytora może być nieprzewidywalny – pozornie zupełnie nieprzewidywalne akordy brzmią harmonijnie i pięknie. To już jest akrobacja. Jeśli w kompozycji muzycznej wykorzystywane są tylko główne kroki gamy, nazywa się to „prostym akompaniamentem”. To naprawdę proste – nawet początkujący poradzi sobie z nimi mając podstawową wiedzę. Ale bardziej złożone harmonie muzyczne są bliższe profesjonalizmowi. Dlatego nazywa się to „wybieraniem” akordów do utworu. Podsumowując:

  1. Ustalamy tonikę i do tego gramy lub nucimy melodię i szukamy nuty głównej.
  2. Budujemy triady ze wszystkich stopni skali i staramy się je zapamiętać
  3. Gramy akordy we wskazanych powyżej blokach – czyli akordy standardowe
  4. Śpiewamy (lub gramy) melodię i „dobieramy” ze słuchu akord tak, aby tworzyły harmonijną i harmonijną całość piękny dźwięk. Zaczynamy od głównych kroków; jeśli nie są odpowiednie, „wyczuwamy” inne triady.
  5. Ćwiczymy piosenkę i cieszymy się własnym występem.

Wskazówka: wygodnie jest wybierać harmonie muzyczne wraz z dźwiękiem oryginału w centrum muzycznym, komputerze lub magnetofonie. Posłuchaj go kilka razy, a następnie weź fragment, powiedz 1 werset, zatrzymaj go i zagraj na pianinie. Idź po to. Wybór harmonii muzycznych jest kwestią praktyki.

Zarys lekcja otwarta nauczyciel

MBU DO „DSHI r.p. Sredny” Speshilova O.V. ze studentami

2 klasy wydziału fortepianu

Temat lekcji : Cztery typy triad .

Cel lekcji: Rozwój „harmonijnego” myślenia uczniów.

Cele lekcji :

Rozwój myślenia strukturalnego i logicznego uczniów zdolnych

doprowadzić ich do odkrycia nowych elementów harmonicznych – triad.

Rozwijanie jasnej świadomości, słuchu, śpiewania i gry na instrumencie

akordy.

Kształcenie umiejętności wizualnej analizy muzyki.

Forma lekcji: grupa

Metody pracy :

Metoda uczenia się oparta na problemach, która promuje aktywację logiczną

i twórczego myślenia uczniów

Wizualna metoda nauczania, która promuje kształtowanie słuchu

wykorzystanie pomysłów uczniów pomoce wizualne

Metody werbalne i dialogowe obejmują aktywną komunikację

uczniowie i nauczyciel

Metoda gry polega na aktywnym udziale uczniów w zajęciach twórczych

podczas lekcji

Metoda wyszukiwania związana z samodzielnym odkrywaniem przez uczniów

prawa muzyczne

Postęp lekcji:

    Powtórzenie tematu „Triada”.

    Analiza słuchowa.

    Informacje teoretyczne. Gra „Teremok”.

    Nauka pieśni.

    Śpiewanie liczb podanych w domu z analizą.

    Dyktando.

    Podsumowując. Praca domowa.

Obsługa dydaktyczna i logistyczna lekcji:

    Fortepian

    Klawiatura

    Tablica magnetyczna, magnesy

    Karty trzeciej kukułki (niebieskie – mniejsze, czerwone – główne)

Aplikacja technologie edukacyjne

1. Technologia uczenia się oparta na problemach.

Tworzenie sytuacji problemowej (średni poziom nauczania problemowego) za pomocą pytań nauczyciela: „Co to jest triada?”, „Co to jest interwał?”, „Z czego składa się triada?” itp. Uczniowie angażują się w aktywne myślenie i wyrażanie własnych opinii. Utrwalamy to w praktyce – śpiewamy, ustalamy ze słuchu.

2. Technologia uczenia się skoncetrowanego na studencie

Podczas lekcji tworzone są warunki niezbędne do samorealizacji uczniów (każdy bierze czynny udział w procesie lekcji), rozwoju indywidualnych zdolności poznawczych (każde dziecko wyraża swoją osobistą opinię), rozwoju twórczej wyobraźni każdego ucznia (reakcja emocjonalna na muzykę, komponowanie melodii na zadany temat itp.). Relacja nauczyciel-uczeń budowana jest na zasadach współpracy.

3. Technologia tworzenia motywacji lub technologia gier.

Włączenie momentów gry w proces edukacyjny „Teremok” - zwiększa zainteresowanie uczniów zajęciami solfeggio, aktywizuje je działalność twórcza. Nauczyciel stwarza na lekcji tzw. „sytuację sukcesu” – samodzielne rozwiązywanie problemów i poczucie sukcesu zwiększają motywację uczniów do lekcji solfeżu.

Treść lekcji:

1.1. Przypomnij dzieciom o triadzie:

Z czego składa się triada?

Jakie są rodzaje tercji (śpiewanie piosenki o tercjach (N. Fedotova „Nauka przez zabawę” pr. 20))

Omów szczegółowo tercje (rodzaje tercji, krok i

wartość tonu, kolor)

1.2. Określ wartość każdej trzeciej i oznacz je:

D.Z.: Zamień tercje małe na tercje wielkie i odwrotnie.

2. Oznaczanie na podstawie ucha tercji i B 53, M 53.

3. 1. „Na polu stoi wieża – nie jest ani niska, ani wysoka. Kto, kto jest w małym domku

żyje?

I mieszkają w nim dwie kukułki – dwie wesołe dziewczyny”

Zaproś uczniów, aby zostali pośrednikami w handlu nieruchomościami i zaludnili kukułki

wieże.

3.2. Buduj wszelkiego rodzaju triady na klawiaturze i na planszy.

4. Naucz się piosenki (N. Fedotova „Nauka przez zabawę” pr. 36)


Określ klucz

Śpiewaj w tej tonacji

Określ kształt i charakter

Znajdź ruch za pomocą dźwięków triady

    Dyktando: (G.F. Kalinina „Muzyczne dyktanda rozrywkowe”)

Określ klucz

Określ ruch melodii: wznoszący się, opadający, przyrostowy, skokowy, w oparciu o dźwięki triady.

7. Podsumuj lekcję: Czego nowego nauczyłeś się podczas lekcji?

Praca domowa:

Przekształć dyktando na tonG- czas trwania

Zharmonizuj dyktando, korzystając z głównych triad trybu.

Komponuj melodie dla „teremków” wykorzystując ruchy oparte na dźwiękach triady

Twórz triady w swoim notatniku i na klawiaturze.

Autoanaliza lekcji:

Lekcja przebiegała ściśle według planu. Przed objaśnieniem nowego materiału przepracowano kilka zadań z poprzedniego tematu. Ważny punkt Myślę, że świadomość nowy temat uczniów, a także udział w procesie całej grupy.

Rozważając cechy wieku młodsze dzieci wiek szkolny– niestabilność uwagi, emocjonalne postrzeganie otaczającego życia, podczas lekcji trzeba szybko przejść z jednej formy pracy na drugą. Dzieci łatwo i szybko dostrzegają i przyswajają to, co ich interesuje emocjonalnie. To właśnie świadoma i przepełniona emocjami motywacja dziecka jest najskuteczniejszym motorem jego nauki i wpływa na jakość przyswajania materiału. Najlepszy sposób Aby osiągnąć ten psychologicznie komfortowy stan dla dziecka, konieczna jest zabawa.